Архивы Сверлийцы - Музыкальное обозрение https://muzobozrenie.ru/tag/sverlijtsy/ Классическая и современная академическая музыка Mon, 07 Feb 2022 15:02:16 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.6 Электротеатр Станиславский: последние показы «Сверлийцев» (февраль-март 2022) https://muzobozrenie.ru/elektroteatr-stanislavskij-poslednie-pokazy-sverlijcev-fevral-mart-2022/ Mon, 07 Feb 2022 15:02:16 +0000 https://muzobozrenie.ru/?p=78311 С 14 февраля по 5 марта 2022 в Электротеатре Станиславский состоятся последние показы оперного сериала Бориса Юхананова «Сверлийцы» на музыку Дмитрия Курляндского

Запись Электротеатр Станиславский: последние показы «Сверлийцев» (февраль-март 2022) впервые появилась Музыкальное обозрение.

]]>

С 14 февраля по 5 марта 2022 в Электротеатре Станиславский состоятся последние показы оперного сериала Бориса Юхананова «Сверлийцы» на музыку Дмитрия Курляндского, Бориса Филановского, Алексея Сюмака, Алексея Сысоева, Сергея Невского и Владимира Раннева.

Оперный сериал о фантастической Сверлии – стране, существующей параллельно земной реальности и пребывающей одновременно в трех временах: прошлом, настоящем и будущем – создан в 2015 на основе одноименного романа Бориса Юхананова. Композиторы Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Алексей Сюмак, Сергей Невский, Владимир Раннев (участники объединения «СоМа» – «Сопротивление материала») и Алексей Сысоев написали музыку к пяти эпизодам. В спектакле она звучит в исполнении МАСМа, N’Caged и Questa Musica.

Дмитрий Курляндский и Сергей Невский также входят в число авторов коллективного сочинения «Liberta / МО / 30 / 2019», написанного к 30-летию газеты «Музыкальное обозрение». Оба композитора – лауреаты Премии «МО» 2018 в номинации «Композитор года» и участники совместного абонемента «Музыкального обозрения» и Московской филармонии «Персона – композитор».

«Сверлийцы» были представлены в девяти номинациях Премии и Фестиваля «Золотая Маска» сезона 2014-2015. В сезоне 2022/2023 начнется работа над новым пятидневным оперным сериалом по поэме Бориса Юхананова «Нонсенсорики Дримса». В нем будут участвовать композиторы Владимир Горлинский, Александр Белоусов, Кирилл Широков, Дарья Звездина, Даниил Пильчен.

Последние показы «Сверлийцев» состоятся:

Эпизод I. Дмитрий Курляндский – 14 и 15 февраля
Эпизод II. Борис Филановский – 19 и 20 февраля
Эпизод III. Алексей Сюмак – 24 и 25 февраля
Эпизод IV. Сергей Невский, Алексей Сысоев – 28 февраля и 1 марта
Эпизод V. Владимир Раннев – 4 и 5 марта

Начало спектаклей в 20.00.

«МО»

Запись Электротеатр Станиславский: последние показы «Сверлийцев» (февраль-март 2022) впервые появилась Музыкальное обозрение.

]]>
Внуки Голого Короля или Додекафонный волос в атональном супе https://muzobozrenie.ru/vnuki-gologo-korolya-ili-dodekafonny-j-volos-v-atonal-nom-supe/ Mon, 18 Jul 2016 09:42:41 +0000 https://muzobozrenie.ru/?p=16001 Термин «авангард» употребляется сегодня охотно и с удовольствием, несет заряд чего-то бескомпромиссно передового, современного, актуального и модного. Ругать авангардизм, соответственно, несовременно, неактуально, немодно.

Запись Внуки Голого Короля или Додекафонный волос в атональном супе впервые появилась Музыкальное обозрение.

]]>

.

Термин «авангард» употребляется сегодня охотно и с удовольствием, несет заряд чего-то бескомпромиссно передового, современного, актуального и модного. Ругать авангардизм, соответственно, несовременно, неактуально, немодно. А уж замахнуться на живых, активно функционирующих представителей сегодняшнего авангардизма — означает записаться в мракобесы, ретрограды, консерваторы и даже (страшно сказать!) в «пособники режима».

Как утверждает Википедия, сам термин авангардизм (франц. avant-garde  — передовой отряд) — обобщающее название течений в мировом, прежде всего в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков. Музыкальный авангард, или авангардная музыка — термин, которым в современном музыкознании принято обозначать творчество композиторов Нововенской школы (Шенберг, Берг, Веберн). А вот современники этих композиторов, которые были не намного моложе Берга и Веберна, и, безусловно, тоже находились в «передовом отряде» музыкального движения — Прокофьев, Стравинский, Корнгольд, Хиндемит, французская «шестерка» — в эту классификационную нишу не входят. Почему?

Ответ ясен, особенно, если обратиться ко второй волне музыкального авангарда, связанной с именами Штокхаузена, Булеза, Лахенмана, Ноно, Берио и других авторов, родившихся в 20–30-е гг. прошлого века. Как бы современно не звучала музыка Стравинского, Шостаковича, Пуленка или Бартока — она не рушит принципы тональной системы. И потому эти композиторы в авангардисты не годятся. Но как же быть, если разрыв с тональностью — явление на сегодняшний день не только не авангардное (в исходном понимании этого слова), то есть не передовое, не современное, не инновационное, не экспериментальное, а наоборот  — чрезвычайно архаичное, устаревшее, запылившееся и даже, еще проще выражаясь, несколько протухшее?

А вот как: притвориться, что все это вовсе не так, что наши современники, сочиняющие партитуры, в которых фигурирует беспорядочное дутье в деревянные и медные духовые инструменты, перепиливание виолончелей и скрипок, дерганье рояля за струны, блеянье и завывание человеческого голоса, а также производство самых разных немузыкальных звуков, являются изготовителями самого что ни на есть музыкального авангарда. Что применение многочисленных композиторских техник, овладеть которыми способен любой человек, обучающийся в специализированном учебном заведении, — додекафония и сериальность, алеаторика, сонористика, микрохроматика, пуантилизм, конкретная музыка — все еще является радикальным, революционным способом музыкального высказывания во втором десятилетии XXI в.

Изобретение велосипеда — вот чем, по сути дела, занимаются наши «авангардисты». И ладно бы велосипеда, в конце концов, велосипед — вещь, не теряющая своей актуальности. Они изобретают мотыгу — ржавую, тупую, на которую нынешний аграрий смотрит с удивлением: для чего она? Даже не изобретают, а достают со свалки и, нисколько не озадачиваясь приведением древнего агрегата в божеский вид, выдают сие орудие за суперсовременный гаджет.

Было бы справедливым и честным называть данный феномен не авангардизмом, а имитацией, грубым шарлатанством, способным обмануть тянущуюся к модным трендам тусовку, либо в силу необразованности не обладающую культурным бэкграундом, либо вполне сознательно запихивающую этот бэкграунд куда подальше — чтобы не мешал. Псевдоэлита, представители которой, на самом деле, даже под дулом ружья не отличат на слух сочинения Сысоева от Курляндского, а трек Филановского от Тарнопольского, составляет свиту голых королей.

Хотя, пожалуй, голыми королями были авангардисты 50—60-х гг., мощными рядами маршировавшие под знаменем недавно покинувшего сей бренный мир Пьера Булеза. Тогда это был искусственный взлет авангарда, который состоялся при целенаправленной финансовой поддержке правительств Америки и европейских стран — об этом прямо говорит в недавнем интервью Джерард Макберни, современный американский композитор, советник Чикагского симфонического оркестра1.

Дело оказалось выгодное: и по сей день фестивали «современной музыки» — неплохая кормушка для узкого круга причастных. Не надо концертных залов и стадионов: достаточно небольших зальчиков, собирающих единомышленников. Своя критика, своя пресса с характерной лексикой и стилем, которая теперь, спустя полвека, все так же обслуживает внуков голых королей, унаследовавших от своих венценосных дедушек умение глубокомысленно дурить людей. Вот, к примеру, выдержка из замечательного релиза «Электротеатра “Станиславский”» (приношу извинения за объем цитаты, но она того стоит):

«Алексей Сысоев, Владимир Горлинский, Георгий Дорохов, Кирилл Широков и Нам Джун Пайк — с одной стороны, странный набор композиторов. Однако между эстетиками всех них есть мосты радикализма, через которые, как ток, проходит свобода композиторского сознания и страсть к эксперименту (исследовательскому или — в случае с Пайком — жестовому). Каждая из пьес, которые прозвучат на концерте, наделена особенным родом трансляции идеи в ткань: у Широкова это работа с соотнесением звуковой и текстовой структуры с тишиной, в пьесе Горлинского — контроль дирижера и контроль композитора над дирижером, у Сысоева — почти прямое перенесение ярко выраженной эмоции в музыкальную речь, у Дорохова  — опосредование звука текстом (и трение звуковой структуры о текстовую канву), у Пайка — постановка вопроса об исполнителе (скрипаче). Программа представляет собой своеобразную мозаику свободы в контексте новой русской музыки, подкрепленную экзерсисом, вошедшим в историю как один из самых радикальных опытов взаимодействия с самой идеей о композиторском письме».

Каково сказано — «трение звуковой структуры о текстовую канву»! Интересно, каким местом они друг о друга трутся? А «постановка вопроса об исполнителе (скрипаче)»? И верно! Давно уже пора поставить о нем вопрос, в конце концов… Ну, и «контроль дирижера и контроль композитора над дирижером»  — тоже не может не радовать. Еще Ленин твердил: учет и контроль, учет и контроль…

Вспоминается фрагмент из одного рассказа. Там актуально мыслящий критик, даже не побывав на выставке современного искусства («неоноваторов под маркой “Ихневмон“»), заочно влет пишет рецензию:

«Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошел к головокружительной бездне возможностей и заглянул в нее. Что такое его хитро-манерный, ускользающе-ающийся, жуткий своей примитивностью “Весенний листопад“? Стулов ушел от Гогена, но его не манит и Зулоага. Ему больше по сердцу мягкий серебристый Манэ, но он не служит и ему литургии. Стулов одиноко говорит свое тихое, полузабытое слово: жизнь. Заинтересовывает Булюбеев… Он всегда берет высокую ноту, всегда остро подходит к заданию, но в этой остроте есть своя бархатистость, и краски его, погашенные размеренностью общего темпа, становятся приемлемыми и милыми. В Булюбееве не чувствуется тех изысканных и несколько тревожных ассонансов, к которым в последнее время нередко прибегают нервные порывистые Моавитов и Колыбянский. Моавитов, правда, еще притаился, еще выжидает, но Колыбянский уже хочет развернуться, он уже пугает возможностью возрождения культа Биллитис, в ее первоначальном цветении. Примитивный по синему пятну “Легковой извозчик“ тем не менее показывает в Бурдисе творца…».

Рассказ принадлежит перу Аркадия Аверченко. Он написан ровно 100 лет назад. Это ирония и даже сарказм, если вдруг кто не понял. В последнее время произошло явное оживление на арене «авангардной» оперы. Появились сочинения в рамках проекта «Опергруппа», в том числе «Франциск» Сергея Невского и «Три четыре» Бориса Филановского, опера «Носферату» Дмитрия Курляндского, «Сверлийцы», написанные бригадным методом группой авторов в составе: Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Сергей Невский, Алексей Сысоев, Владимир Раннев, Алексей Сюмак, синкретическое «экспериментальное» действо «В чаще», поставленное под патронажем Сергея Невского в Центре имени Мейерхольда. Все эти произведения мало отличаются друг от друга, несмотря на то что написаны на разные тексты и сюжеты.

Именно эта их неотличимость дает огромные возможности коллективного сотворчества, реализованного в проектах «Сверлийцы» и «В чаще». На нас снова повеяло чем-то колхозно-бригадным. Не зря само значение слова «авангард» из военного лексикона перекочевало в политический. И, даже обретя художественный контекст, политической окраски не утратило. Написанные как бы для музыкального театра, эти оперы  — образец той самой имитации авангарда, музыкальный язык которой застыл в обезличенных схемах Штокхаузена, Ноно, Берио и прочих «отцов» во главе с гуру самовоспроизводящихся генераций «авангардистов» — изобретателем конкретной музыки Хельмутом Лахенманом.

В партитуре Невского — стук, скрежет, писк, вопль, «перепиливание» музыкальных инструментов, завывания, заикания — словом, весь джентльменский набор качественного шарлатанства, которое свита внуков голого короля, панически боящаяся уличения в том, что она занимает не свое место, объявляет новацией. То же — в «Сверлийцах», причем не важно, о каком разделе этого оперного сериала идет речь. Абсолютно то же самое — «В чаще». Забавно, что сами композиторы, к примеру Курляндский, убеждены, что созидают нечто уникальное: «Как я уже писал, — говорит Курляндский,  — тотальная индивидуализация искусства, стилей, жанров подразумевает индивидуализацию правил, по которым существует искусство и на основе которых автор делает тот или иной выбор»2.

На самом деле, никакой индивидуализации правил не существует, кроме одного: правило экмелики (от греческого ekmelos) — неблагозвучия, которое является непременным условием для всех художников, называющих себя авангардистами. В свое время, рецензируя оперу Филановского «Три четыре», я написала: «Музыка… Впрочем, верно ли это понятие? Пожалуй, правильнее будет сказать так: организованный во времени звуковысотный ряд…». Мне казалось, что данная мной характеристика  — унизительная для композитора. Оказалось, что композитор думает точно так же, как и я. «В опере солисты должны издавать звуки, организованные во времени. Что это за звуки, дело автора», — заявляет Борис Филановский в одном из интервью3.

А как же индивидуальность стиля? Своеобразие композиторской манеры? Неповторимость музыкального высказывания? Ничего этого нет и в помине. Что же есть? Смертная тоска. Та самая, о которой в свое время — в 1926 г. (!!!) — написал Артур Лурье, русский композитор, пионер музыкального авангарда, или, как тогда говорили, «модернизма», довольно быстро исчерпавший это направление, четко привязанное к определенному временному периоду, и давший ему убийственную оценку:

«Демон скуки овладел современной музыкой. То, что мы привыкли называть на протяжении последних 10—15 лет “модернизмом”, — в  действительности оказалось опустошением музыкального искусства. Это беспочвенное словечко стало клеймом распада. Веселая разнузданность развивалась параллельно деформации музыкального творчества. В последние годы дошло уже до полной анархии,  — как всякая анархия, она обернулась на всех, прежде всего прочего, ужасающей скукой… Декандентствующий модернизм все еще со щитом новаторства и “дерзновения во что бы то ни стало”, — но он уже больше никого не искушает. Еще недавно прельщавший чарами quasi чистой эстетики, сегодня стал он едва ли не самой вульгарной ценностью художественного рынка»4.

1926 год! Ничего себе? Дорогой Артур Сергеевич! Как бы вы посмеялись, если бы узнали, что все эти «вульгарнейшие» ценности сто лет спустя снова выдаются за авангард, новацию, современное (мы теперь говорим — актуальное) искусство, и куча народу вокруг заходится в истерических восторгах, изливая апологию этой профанации, не только в терпящем все и вся виртуальном пространстве интернета, но и на страницах солидных изданий. Впрочем, надо отдать должное проекту «Сверлийцы» — он навел на замечательный термин: сверломузыка. Почему бы не внедрить его взамен безликого и затертого термина «авангардная музыка», которым мы оперируем вот уже более полувека? А то ведь как-то смешно получается: что же это за авангард такой, которому сто лет в обед? А вот «сверломузыка» — что-то новое, свежее, по крайней мере, по названию.

И, что главное, точно отражает суть явления, определение которому метко дает Борис Филановский. Он, правда, свою дефиницию наивно распространяет на музыку вообще, но, думается, следует сузить ее до масштабов творчества самого композитора и его собратьев по «сверлийству»:

«Музыка не является языком и не несет никакого сообщения. Не только потому, что нет никаких кодифицированных музыкальных значений, которые можно было бы гарантированно передавать, но и потому, что в музыке — обычно на это не слишком обращают внимание  — отсутствует наименьшая смысловая единица»5.

Позволю и себе дать определение «музыке», в которой отсутствует не только наименьшая, но и вообще какая-либо смысловая единица. Даже не определение, а рецепт: берете атональное месиво, туда мелко шинкуете пару-тройку псевдоцитат из узнаваемой классики (по вкусу). Выстраиваете вокальную строчку так, чтобы у певцов рвались связки. На краткий период времени вместо атональности используйте так называемую модальность (но не переложите!). Бросьте во все это варево несколько додекафонных серий. Получив сей атональный супчик с плавающим в нем додекафонным волосом, громко заявите: я — авангардист.

Правда, тут снова вспоминаются классические тексты прошлого века. На этот раз из Хармса: «КОМПОЗИТОР: Я композитор! ВАНЯ РУБЛЕВ: А по-моему, ты… [смотри оригинал. — Ред.]! (Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносят.)»

Источник публикации Вопросы театра, 2016, № 1-2, Екатерина Кретова

Запись Внуки Голого Короля или Додекафонный волос в атональном супе впервые появилась Музыкальное обозрение.

]]>
Дирижер Филипп Чижевский: «Мне нравится музыка с оттенком темноты» https://muzobozrenie.ru/dirizher-filipp-chizhevskij-mne-nravitsya-muzy-ka-s-ottenkom-temnoty/ Mon, 18 Apr 2016 09:39:02 +0000 https://muzobozrenie.ru/?p=14047 Среди номинантов “Золотой маски — два из пяти эпизодов оперной эпопеи Бориса Юхананова “Сверлийцы”. За музыкальное воплощение всего цикла отвечает Филипп Чижевский, для которого актуальная академическая музыка – привычное пространство. Он полон решимости и готов решать задачи любой трудности. Журналист m24.ru Юлия Чечикова побеседовала с дирижером о работе над партитурой оперы-сериала, об участии в фестивале […]

Запись Дирижер Филипп Чижевский: «Мне нравится музыка с оттенком темноты» впервые появилась Музыкальное обозрение.

]]>
Среди номинантов “Золотой маски — два из пяти эпизодов оперной эпопеи Бориса Юхананова “Сверлийцы”. За музыкальное воплощение всего цикла отвечает Филипп Чижевский, для которого актуальная академическая музыка – привычное пространство. Он полон решимости и готов решать задачи любой трудности. Журналист m24.ru Юлия Чечикова побеседовала с дирижером о работе над партитурой оперы-сериала, об участии в фестивале “Другое пространство” и о том, почему барокко воспринимается современным слушателем лучше, чем симфонии Мясковского.

– Спустя почти год после премьеры оперы “Сверлийцы” поменялось ли ваше отношение к партитурам пяти эпизодов?

– Безусловно. Мои изначальные отношения с текстом были, скорее, сумбурные. Борис Юхананов работал над текстом более десяти лет, и каждое предложение, каждая фраза в “Сверлийцах” не случайна. Такой масштабный труд читаешь вдумчиво, но какие-то вещи, находящиеся не на поверхности, сразу не открываются. Все надсмыслы и подсмыслы становятся очевидны позже. Весь сериал мы играем в третий раз, при этом продолжая доработку и внося коррективы, заново выстраиваем звуковую картину.

– Для вас “Сверлийцы” – целостный проект?

– Думаю, да. В этом марафоне блочное движение: мы исполняем каждый эпизод по два раза, без приоритетов к тому или иному сочинению. Со временем сложилась ясная концепция, которую, возможно, будем использовать в будущем. В “Сверлийцах” прослеживается трехчастная структура: первая часть триптиха – эпизоды Курляндского и Филановского, вторая – Сюмака, Невского и Сысоева, третья – Раннева. В этом условном разделении сыграла свою роль и сценография, расположение зрителей по отношению к пространству сцены. Две недели мы живем под эмблемой “Сверлийцев”, и весь театр трансформируется вслед за их эстетикой – драматически в том числе. Так же, параллельно со “Сверлийцами” проходят необычные камерные концерты. Не так давно на “Электролестнице” выступал мой друг, скрипач Роман Минц с первой и третьей сонатами Шнитке, Сюитой в старинном стиле. Электротеатр располагает к тому, чтобы погрузиться в эту музыку. Часто мы устаем от филармонических пространств…

– Могу в качестве примера к вашим словам привести лондонский опыт – у Оркестра эпохи просвещения есть специальная программа NightShift, где в клубном формате, за столиками с выпивкой, можно послушать классическую музыку разных эпох. Не понижает ли такая обстановка градус пафоса?

– Музыка – часть жизни культурного человека. Она может существовать и рядом с напитками. В эпоху барокко музыка в театрах начинала звучать еще до начала самого представления. То есть до увертюры звучал ряд танцев, которые выполняли функцию трех звонков, сообщающих, что пора занимать места. И это была очень правильная традиция. Причем часто эта музыка фиксировалась в партитуре оперы. Еще одна традиция, канувшая в Лету, – исполнение отдельных частей симфоний. В одной мне нравится менуэт, в другой – адажио, в третьей – финал. Почему бы не сыграть это по отдельности?

– Многие режиссеры находят интерлюдии, предваряющие действо, привлекательным и все чаще включают их в спектакли…

– Несколько лет назад, когда мы ставили оперу “Франциск” Сергея Невского в Большом театре, поступили таким же образом – в фойе звучала живая средневековая музыка, что напрямую связано с темой оперы. Зрители сначала наблюдали пластические перформансы, а потом актеры провожали их на места. И путь от дверной ручки в театр до зала был частью представления.

– Но Юхананов пошел дальше?

– Он во всех смыслах пошел дальше.

– Какой из сверлийских эпизодов оказался для вас крепким орешком?

– Самая ясная и прозрачная часть – эпизод Дмитрия Курляндского. У Бориса Филановского – масштабная фреска, опера-оратория, сложнейшая для исполнения. Со всеми вокалистами я общаюсь с помощью камер (у Курляндского такое же расположение), которые соединяются с мониторами. Была проделана огромная работа: мы добивались, чтобы сигнал шел без задержки, практически синхронно, потому что в быстром темпе с постоянно меняющимися размерами люфт недопустим. Эпизод Сергея Невского – лаконичный, со сквозной структурой. Алексей Сысоев – это океан со своими приливами и отливами. Владимир Раннев – сложная многоплановая партитура с массой задач. При работе над ней перепробовали огромное количество приемов игры, чтобы добиться нужного эффекта, не стремясь специально усложнять, а наоборот, оптимизировать исполнительские задачи. В принципе, любую музыку можно записать на 3/4 или 4/4. К примеру, у шведского композитора Бу Нильссона есть триптих на слова Освальда. Я дирижировал эту партитуру, и, пожалуй, ничего более сложного технически пока не исполнял. Размеры приходилось высчитывать на калькуляторе. К тому же партитура была факсимильная. Но можно написать гиперсложно и на 4/4. Яркий тому пример – фортепианный концерт Дьердя Лигети. Первая часть написана на 4/4, но постоянно идет смещение акцентов. Дирижировать дико трудно. Возвращаясь к “Сверлийцам”, наверное, они все по-своему сложны. Эпизод Алексея Сюмака – совершенно отдельный опыт, прежде мне незнакомый – я дирижирую под фильм, в котором есть реплики. Я должен синхронизировать их с живым музыкальным звучанием солистов, инструментов.

– Но ведь все, что происходит на видеозаписи, можно просчитать до секунды.

– Именно так я и поступал: считал и делал пометки, что, грубо говоря, после окончания одного номера жду пять секунд и начинаю другой в конкретном темпе, и в этом случае он срастется с последующим. И, тем не менее, от люфта невозможно застраховаться.

– Какие сложности возникали в совместной части Невского и Сысоева?

– Невский сложен тем, что в его фрагменте мало нот. После динамичной увертюры со сквозным развитием начинается действие в медленном темпе, который не меняется на протяжении всей оперы. Сложность в том, чтобы дать услышать паузы между музыкальными акциями и при этом, не терялся момент натяжения. Алексей Сысоев стремится к гармоничной картине, прибегая к использованию не музыкальных инструментов. У медных духовых, например, в партиях всего один такт, где они играют на своих инструментах – это самая первая нота. Потом они играют смычком по проволоке, поддержанной куском пенопласта и натянутой на том, играют фрикшенболом по поверхности тома и т.д. Партия хора написана пластично и очень свободно: певцы ориентируются на оркестр и поют услышанное в своей тесситуре. Это как зыбкая, ранняя майская листва. Подытоживая все сказанное, думаю, ни у одного дирижера не было такого опыта – исполнить пять опер разных авторов подряд, объединенных одной сюжетной линией.

– С сегодняшней позиции можете оценить, насколько публика оказалась готова к сверлийскому эксперименту? И когда эксперимент перестал быть таковым?

– Я не считаю, что этот опыт относится к результатам экспериментов. Он таковым и не был. Как публика может понять идею, если исполнители сомневаются? Первостепенной всегда остается живая эмоция, а какими средствами мы ее доносим, вторично. Играем ли мы сонату Моцарта или исполняем оперу Курляндского, неважно. Мы все занимались этим проектом с отдачей и погружением. Момент участия публики очень важен, так как только вместе с ней происходит трансформация атмосферы для исполнителей. Она помогает пониманию течения музыкального времени. Как бы хорошо мы ни играли на репетиции, все равно это не будет иметь ничего общего с концертом, спектаклем. То же могу сказать и про запись.

– То есть после “Сверлийцев” можно смело ставить “Свет” Штокхаузена?

– Я бы очень хотел этим заняться!

– В ноябре у вас будет возможность сыграть “Группы” Штокхаузена в Москве в рамках фестиваля “Другое пространство”. Как ваше имя появилось в этом проекте?

– Штокхаузен – маленькая победа. “Группы” впервые прозвучат в России. Полтора года назад я познакомился с Владимиром Юровским. Он знал обо мне как о человеке, который имеет непосредственное общение с новой музыкой. Перед прошлым “Другим пространством” он попросил меня в его отсутствие позаниматься с Госоркестром Светланова. Я работал над Второй симфонией Денисова и “Телесной мандалой” Джонатана Харви. С этого момента я начал общаться с ним и с возглавляемым им коллективом. В начале этого сезона у меня был первый концерт с Госоркестром. С пианистом Александром Романовским мы должны были играть два концерта Шопена. Я долго думал, чем их можно разбавить, и вспомнил про первое алеаторическое сочинение Витольда Лютославского – “Венецианские игры” 1961 года. Филармония заказала ноты, партии. Это была абсолютно фантастическая ситуация! Я был приятно удивлен. К тому же оркестр прекрасно справился. Потом я ездил с Госоркестром на гастроли, в январе играли концерт в филармонии. Про “Группы” Штокхаузена мы говорили в кабинете у Юхананова. Именно тогда Юровский пришел к нам послушать “Сверлийцев”, написанных Курляндским. Тогда он еще не знал, будет ли в ноябре 2016 года в Москве. К счастью, все сложилось, и мы вместе осуществим этот проект.

– Какие сложности возникали в совместной части Невского и Сысоева?

– Невский сложен тем, что в его фрагменте мало нот. После динамичной увертюры со сквозным развитием начинается действие в медленном темпе, который не меняется на протяжении всей оперы. Сложность в том, чтобы дать услышать паузы между музыкальными акциями и при этом, не терялся момент натяжения. Алексей Сысоев стремится к гармоничной картине, прибегая к использованию не музыкальных инструментов. У медных духовых, например, в партиях всего один такт, где они играют на своих инструментах – это самая первая нота. Потом они играют смычком по проволоке, поддержанной куском пенопласта и натянутой на том, играют фрикшенболом по поверхности тома и т.д. Партия хора написана пластично и очень свободно: певцы ориентируются на оркестр и поют услышанное в своей тесситуре. Это как зыбкая, ранняя майская листва. Подытоживая все сказанное, думаю, ни у одного дирижера не было такого опыта – исполнить пять опер разных авторов подряд, объединенных одной сюжетной линией.

– С сегодняшней позиции можете оценить, насколько публика оказалась готова к сверлийскому эксперименту? И когда эксперимент перестал быть таковым?

– Я не считаю, что этот опыт относится к результатам экспериментов. Он таковым и не был. Как публика может понять идею, если исполнители сомневаются? Первостепенной всегда остается живая эмоция, а какими средствами мы ее доносим, вторично. Играем ли мы сонату Моцарта или исполняем оперу Курляндского, неважно. Мы все занимались этим проектом с отдачей и погружением. Момент участия публики очень важен, так как только вместе с ней происходит трансформация атмосферы для исполнителей. Она помогает пониманию течения музыкального времени. Как бы хорошо мы ни играли на репетиции, все равно это не будет иметь ничего общего с концертом, спектаклем. То же могу сказать и про запись.

– То есть после “Сверлийцев” можно смело ставить “Свет” Штокхаузена?

– Я бы очень хотел этим заняться!

– В ноябре у вас будет возможность сыграть “Группы” Штокхаузена в Москве в рамках фестиваля “Другое пространство”. Как ваше имя появилось в этом проекте?

– Штокхаузен – маленькая победа. “Группы” впервые прозвучат в России. Полтора года назад я познакомился с Владимиром Юровским. Он знал обо мне как о человеке, который имеет непосредственное общение с новой музыкой. Перед прошлым “Другим пространством” он попросил меня в его отсутствие позаниматься с Госоркестром Светланова. Я работал над Второй симфонией Денисова и “Телесной мандалой” Джонатана Харви. С этого момента я начал общаться с ним и с возглавляемым им коллективом. В начале этого сезона у меня был первый концерт с Госоркестром. С пианистом Александром Романовским мы должны были играть два концерта Шопена. Я долго думал, чем их можно разбавить, и вспомнил про первое алеаторическое сочинение Витольда Лютославского – “Венецианские игры” 1961 года. Филармония заказала ноты, партии. Это была абсолютно фантастическая ситуация! Я был приятно удивлен. К тому же оркестр прекрасно справился. Потом я ездил с Госоркестром на гастроли, в январе играли концерт в филармонии. Про “Группы” Штокхаузена мы говорили в кабинете у Юхананова. Именно тогда Юровский пришел к нам послушать “Сверлийцев”, написанных Курляндским. Тогда он еще не знал, будет ли в ноябре 2016 года в Москве. К счастью, все сложилось, и мы вместе осуществим этот проект.

– На ваш взгляд, когда произойдет выход современной музыки из фестивального пространства? В театрах, кажется, все-таки подхватили эту волну, и сейчас считается хорошим тоном ставить современные оперы. В “Стасике” играют “Кроткую” Тавенера, в “Геликоне” ставят “Доктора Гааза” на либретто Улицкой.

– Замечательно, что мы наблюдаем эту тенденцию в театрах. Правда некоторые авторы пишут музыку с уступками, что недопустимо на мой взгляд. Я считаю, что искусство должно быть бескомпромиссным. Исполнение – безапелляционным. Посмотрите на партитуры Перселла! Какое к черту 5D!

– Я заметила, очень многие болеют музыкой барокко, в том числе и современные композиторы. А ансамбли-специалисты в историческом исполнительстве, наоборот, тяготеют к актуальной музыке. Почему так происходит?

– Это веет в воздухе. В каком-то смысле мы живем в эпоху барокко. Если посмотреть на социальные и гендерные роли мужчины и женщины, то они смешались. Сценографические решения барочных опер лет 10-15 назад: на фоне горящей помойки поют перемазанные в грязи солисты. Сейчас все наоборот: китч – это реконструкция исторического костюма. Музыку эпохи барокко мы воспринимаем современно – как исполнители и как слушатели. При этом нам сложно понять симфонии Мясковского, хотя он жил в XX веке, хронологически близком к нам. У него много интересных сочинений. Я бы хотел продирижировать его Десятую симфонию, одночастную, лаконичную, экспрессивную, порывистую и трагичную. Скомбинировал бы ее в концерте с сочинением Мортона Фелдмана. Вообще мне нравится музыка с оттенком темноты…

– Мясковского вы бы хотели делать с Госоркестром?

– С ними или с кем-то еще… Между мной и Госоркестром существует понимание. Этот коллектив сейчас стал одним из ведущих по качеству исполнения. Он мгновенно схватывает информацию с рук дирижера. Прекрасная атмосфера – чувствуешь себя, как в домашних тапочках. Многие музыканты – мои друзья. Когда приезжает Юровский, они работают интенсивно, в сжатые сроки выстраивают сложнейшие программы, благодаря чему, безусловно, идет рост. Хотелось бы, чтобы у этого оркестра никогда не было потолка.

– Привлекает ли вас перспектива занять пост худрука в каком-то большом симфоническом оркестре?

– Это произойдет. Но здесь торопиться не надо. Я играю с коллективами разных составов. Для меня важен эффект контрастного душа, который хорошо влияет на циркуляцию крови в организме – и в плане разнообразной музыки, и в плане перестройки управления тем или иным коллективом. Мне очень нравится, что я могу заниматься этим параллельно. Возглавить оркестр – огромная ответственность. Но рано или поздно это придет.

Источник публикации М24.RU, 14.04.2016, Юлия Чечикова

Запись Дирижер Филипп Чижевский: «Мне нравится музыка с оттенком темноты» впервые появилась Музыкальное обозрение.

]]>